로고


전시


  • 트위터
  • 인스타그램1604
  • 유튜브20240110

전시상세정보

인쇄 스크랩 URL 트위터 페이스북 목록

최윤희 회화: Recording Pattern전

  • 상세정보
  • 전시평론
  • 평점·리뷰
  • 관련행사
  • 전시뷰어



○ 2019 OCI Young Creatives 선정작가 최윤희(1986~)의 개인전
○ 작업실을 오가며 작가가 쌓아 온 지난 3년간의 밤을 3주에 응축하는 전시
○ 가장 추상적인 구상, 작가에게 무엇보다도 사실적인 방음벽 그림
○ 밤을 재료로 삼아 일구는 회화의 기능과 역할과 가능성 실험
○ 개인의 밤을 타인이 체험하고 공유하는 ‘공유 폴더’로서의 전시

[전시 소개]
회화의 가능성은 어디까지일까? 회화에는 녹음이나 녹화 기능도 있지 않을까? 마침 그런 다양한 기능을 맛볼 전시가 코앞으로 다가왔다. 바로 5월 16일부터 6월 8일까지 종로구 OCI미술관(관장 이지현)에서 열리는 최윤희 작가의 개인전 《Recording Pattern》. OCI미술관 신진작가 지원 프로그램 2019 OCI YOUNG CREATIVES의 여섯 선정 작가 가운데 하나인 최윤희는 지난 몇 해 동안 작업실을 오가며 수없이 지나 온 밤거리를 본 대로, 느낀 리듬 대로, 그때 그 속도와 빛깔로 화폭에 신속히 풀어 전시장에 재현했다.

 

밤의 리듬을 만드는 일 2  oil on canvas  116.8×182㎝  2019

먹음직스런 과일, 예쁜 꽃, 멋진 황혼…그릴 만한 그럴듯한 사물이나 장면을 마다하고 이번 전시에서 최윤희가 잔뜩 그려 놓은 건 다름아닌 ‘방음벽’. 매일 밤 작업실을 오가며 그와 가장 오랫동안 마주한 것은 다름아닌, 도로를 따라 끝없이 가지런한 방음벽이었다.

 

움직이는 조각들  oil on canvas  130.3×162.2㎝  2019

높다랗게 줄지어 선 철제 기둥을 프레임 삼아, 투명한 PC(폴리카보네이트) 패널을 줄지어 끼운 방음벽은 그 모양새를 그물 삼아, 세상을 격자 형태로 매 순간 분할한다. 때로는 쌩쌩, 때로는 느릿느릿 스쳐 가는 벽체 마디 마디는 그때마다 새로운 리듬과 파동과 소리를 뿌려 댄다. 한때 꽤나 투명했던 플라스틱 패널은 작가보다 빠르게 나이를 먹는 듯 주름살같은 흠집과 얼룩으로 뒤덮여 있다. 그 탓에 벽 너머로 끝없이 날아드는 집집마다 조명이며, 가게 간판의 광선, 가로등 불빛조차 온전히 건네지 못하고 굴절과 왜곡을 거듭한다.

 

동시흐름  oil on canvas  45.5×45.5㎝  2019

점에 가까웠을 밤의 불빛 하나하나는 속도감에 밀리고 끌려 길게 늘어지고 알록달록한 빛깔은 서로 꼬리를 얽으며 화폭에서 뒤섞인다. 덜컹거리는 바퀴 탓인지, 피로에 지친 동공의 요동 탓인지, 아니면 그가 흥얼거리던 리듬의 영향인지는 단정할 수 없지만 어떤 빛깔은 혜성처럼 궤도를 빙글빙글 꼬며 종종 화면을 가로지른다. 때론 세차게 쏟아져 날리는 굵은 빗방울과도, 때론 꼬불꼬불 휘갈긴 사인과도 닮은 듯 그 색상과 모양이 참으로 다양하다.

 

판 위의 밤3  oil on canvas  145.4×145.4㎝  2019

최윤희는 회화의 기능과 역할과 가능성을 충실히 실험하는 작가이다. 밤은 그가 가장 자주, 가까이에서 접한 일상 자체이면서 회화 연구 소재로서의 맥락을 동시에 지닌다. 시각적 짜임새를 주도하며 화면을 척추처럼 지탱하는 격자 형상은 그 자체로 밤의 생김새 일부이면서 또한 《Recording Pattern》이란 전시 제목에서 연상할 수 있듯, 밤을 기록하는 오선지나 모눈종이와 같은 유용한 수단이기도 하다.

 

20190110-1  oil on paper board  21×29.7㎝  2019

격자를 헤집고 새는 알록달록한 빛무리와 궤적은 그가 겪은 밤 빛을 그대로 옮긴 바, 매번 다르게 찍혀 나오는 소리의 파형을 닮은 형상들은 다분히 어떤 패턴을 떠올리게 한다. 그 패턴은 알록달록한 밤길의 섬광 자체이면서 또한 흥얼거림이나 규칙적으로 스쳐 지나는 소음의 청각적 이미지일 수도, 자동차의 걸음걸이나 진동, 공기의 속도와 같은 촉각 중심의 이미지가 시각화한 것일 수도 있다. 전시 제목은 이러한 맥락에서 직관적으로 이해할 수 있다.

 

《Recording Pattern》  전시 전경 중  〈구간 패턴〉

전시장 도입부에 세 줄로 늘어선 소품 작업 〈구간 패턴〉에선 수많은 밤들 중 엄선된 최윤희의 스물 한 밤을 점점이 담았다. 빈칸에 그날의 일기를 채우듯, 서로 다른 매일매일을 A4크기의 종이에 채운다. 이후 30, 50, 100호 등 크기와 눈높이, 박자를 다양화하며 전시장 전체로 작가가 Recording한 밤의 파형을 발산한다.

 

밤의 리듬을 만드는 일 4  oil on canvas  233×364㎝  2019

50F 캔버스 여덟 피스로 구성한 대작 〈밤의 리듬을 만드는 일〉에서는 엄지손가락보다 굵은, 시원시원한 터치의 표면 질감과, 각도에 따라 오묘하게 다른 색상을 요모조모 뜯어 보며 ‘밤 빛’을 짐작하고 공유할 수 있다. 전시 제목과 동명의 작품 〈레코딩 패턴〉은 325×391㎝에 이르는, 이번 전시 출품작 중 가장 큰 작업이다. 붓자국의 재질감과 한층 과감한 색상뿐만 아니라 형태가 주는 색다른 요철감을, 부드러운 바리솔 조명과 더불어 대형 벽면 가득히 만끽할 수 있다.

 

노랑과 파랑의 흐름  oil on canvas  45.5×45.5㎝  2019

전시장 사방을 따라 긴 방음벽을 이어 두르듯, 하나의 커다란 리듬을 엮는다. ‘Pattern’은 각각의 화폭에서뿐만 아니라 이렇게 화폭과 하얀 벽의 여백이 드문드문 생략을 넣듯 두루 이어지며 전시장 전체를 통틀어서도 발견할 수 있다. 최윤희라는 개인의 밤 체험을 타인들이 공유할 수 있게끔 최대한 변형 없이 신선한 상태로 옮겨다 놓은, 방음벽 재현 무대라고 봐도 좋을 듯하다. 바로 이것이 작가가 개인의 체험을 재료 삼아 끊임없이 확인 중인 회화의 기능이자 역할이며 또한 가능성이다.


 

《Recording Pattern》  전시 전경

[작가 약력]

최윤희(1986~)는 경원대학교에서 회화를 전공하고 한국예술종합학교에서 조형예술학 전문사를 취득했다. 회화 작가를 자처하며 평면 회화의 효과와 역할, 가능성을 실험하는 다양한 작업을 시도해 왔다. 재현 방식과 질료적 실험이 동시에 일어나는 그의 화폭에 주목하자. 2019년 OCI미술관 개인전 《Recording Pattern》은 그가 3년여 간 오가며 끝없이 마주치던 밤의 광경을 전시장에 그대로 옮긴 전시, 최윤희만의 밤을 공유할 기회이다.
 
최윤희 (1986~)
Choi Yoonhee

cyheest@hanmail.net


학력
한국예술종합학교 조형예술학 전문사
경원대학교 회화 학사


개인전
2019 Recording Pattern, OCI미술관, 서울
2018 빛을 세는 밤, 이목갤러리, 서울
2017 반짝하는 밤, 갤러리175, 서울 


단체전
2017 명암, 이목갤러리, 서울
2014 다른 공기, 스페이스 비엠, 서울
      형상화된 일상의 낭만적 저항, 키미아트 갤러리, 서울
      오늘의 살롱, 커먼센터, 서울
      서늘한 모서리, 석관동교사 갤러리, 서울
 2013 Drawn to Drawing, 175 갤러리, 서울
      Drawn to Drawing, nakai 갤러리, 교토, 일본
      Drawn to Drawing, kaze 갤러리, 오사카, 일본
 2012 제2회공장미술제, 선셋장항페스티벌, 충남
 2011 무겁고 깊고 검은, 이목갤러리, 서울
 2010 열사흩날 밤-회화 일별 The Orbit of painting, 석관동교사 갤러리, 서울


수상 / 선정
2018 2019 OCI YOUNG CREATIVES, OCI미술관, 서울






[전시 서문]

작업실로 향하는 간선도로를 오가며 최윤희의 차창에 가장 오래 합승한 건, 갓길을 따라 우뚝 선 철제 프레임에 투명 플라스틱 평판을 가지런히 끼운 높다란 방음벽 무리였다. 사납게 내닫는 차창에 잇달아 치인 매연은, 비명을 토하며 격자 틈새로 혼비백산 비집어 흩어진다. 점점이 조명과 가로등은 속도감에 엿가락처럼 늘어져 휘날리고, 경도 낮은 폴리카보네이트 패널 표면의 무성한 흠집과 바싹 마른 흙먼지 얼룩에 부대껴 중구난방 다시 한 번 이지러진다.

복잡 미묘 거창할 거 없이 이건 그냥 ‘방음벽 그림’이다. 방음벽 조우 사건의 사실적 재현. 무엇이었는지 알 겨를도 없이 쏜살같이 멀어져 간 잡다한 사물보다, 파동과 리듬과 굴절을 흥얼거릴 만큼의 면회가 허락된, 넉넉히 긴 방음벽이 훨씬 사실적인 경험이다. 무쇠 뼈대가 원근에 맞춰 화면 속에 일사불란 정확히 단축하고, 만지면 묻어날 듯 표면에 얽은 녹까지 생생한 그런 변질된 그림보다 좀 더 꾸밈없는 기록이다. 최윤희에게 회화란 대상을 이토록이나 변질 없이 신선하게 보존해 내는 똘똘한 지퍼백이다. 그때 그곳, 원래 저렇게 생겼었다.

사물들은 미장센(mise-en-scène)화 하기 전의 날 것 그대로이다. 벽의 의미, 역할, ‘왜 하필 벽인가’와 같은 맥락보단 내 광경, 단지 그것이다. 일반적인 장면에 비해 좀 더 유난하다면 그건 최윤희만의 풍취라 그런 게다. 상태 좋은 싱싱한 정경이 시들고 바래기 전에, 두 손 모아 뜬 계곡물이 새어 버리기 전에 노심초사 신속히 옮겨 담은 것이다.

전시 전반을 아우르는 격자의 연속, 갖은 틈새로 새는 일그러진 빛무리로 둘러싸인 전시장은, 결국 세상에 단 하나뿐인 절대 개인 최윤희가 체감한 혼자만의 밤길을 동시대인들이 체험할 수 있게끔 옮겨다 놓은 공유 폴더이다. 바로 이것이 작가가 개인의 체험을 갈아 넣으며 확인하고 있는 회화의 기능, 역할, 가능성이다.


김영기 (OCI미술관 선임 큐레이터) 



[평론]


이것은 추상이 아니다 


언뜻 보기에 최윤희의 2019년 작업들은 마치 추상 회화 같다. 알아볼 수 있는 형상이 사라진 이미지를 전부 ‘추상’이라고 한다면 그렇게 분류할 수도 있겠다. 그러나 최윤희의 작업은 눈에 보이는 것, 더 정확히 작가의 몸에 일시적으로 각인된 이미지를 회화면으로 옮기려는 시도이다. 사진과 같은 시각적 인상으로 한정되지 않는 공감각적 잔상을 어떻게 시각적으로 묘사할 수 있을까? 이러한 질문은 일차적으로 기술적인 질문으로 다가온다. 어떻게 감각의 기억이 사라지기 전에 빠르게 화면에 옮겨 담을 수 있을까? 아무리 짧은 순간이라도 신체적 사건으로서 시간 속에서 주어진 감각을, 어떻게 공간적 구성으로 변환할 수 있을까? 그저 감각을 기록하고 전달하는 것이 문제라면, 사진을 찍거나 영상 작업을 하는 등 다양한 도구의 활용을 고려해볼 수도 있다. 그러나 최윤희는 신체적 인상을 질료 삼아, 그리고 자신의 신체를 도구 삼아, 회화를 하려는 것이다. 그러므로 문제는 단순히 기술적인 것에 국한되지 않는다. 회화는 무엇이 되어야 하는가? 또는, 무엇이 회화를 만드는가? 결국 그것이 문제가 된다. 

작가는 전통적인 방식으로 외부 대상을 사실적으로 묘사하는 것, 내면의 감정을 주관적으로 표현하는 것, 도상과 상징을 이용하여 의미를 전달하는 것 모두 회화를 성립시키기에는 불충분하다고 본다. 오히려 그는 사진을 의식하고, 마치 사진처럼 감각 데이터를 각인하려고 하지만, 투명한 렌즈가 아니라 몸이라는 불투명한 블랙박스를 통해 감각을 회화면 위로 이전하는 방법을 찾으려 한다. 이러한 접근을 가장 직접적으로 보여주는 것은 A4 크기의 종이 보드에 유화로 가볍게 인상을 남기는 작은 그림들이다. 최윤희는 2012년부터 마치 필름 카메라로 찍고 인화하듯이 금방 본 것들을 1-2시간 안에 빠르게 그려내기 시작했는데, 이것은 눈에 들어온 것 중에서 무언가 묘사해 볼 만한 소재를 찾아서 기록하는 동시에, 그것을 묘사하기에 적당한 방법을 테스트해 보는 일이었다. 그림의 제목은 대체로 묘사의 대상을 간결하게 지시했다. 그것은 사물의 이름이 될 때도 있었고, 특정한 시간이나 상태, 질감이나 분위기가 될 때도 있었다. 

그러나 이 작은 그림들이 회화인가는 분명치 않다. 이것들이 회화가 되기에 무언가 부족하다는 말이 아니라, 무엇이 회화를 만드는가 하는 판단의 과정 속에 있었다는 의미에서 그렇다. 이 그림들은 여러 가지 의미에서 어떤 목적지가 아니라 길 위에 있었다. 그림 속에 묘사된 것들은 대부분 길에서 보이는 것들로, 대단한 볼거리는 없다. 도로의 가드레일과 방음벽, 교통 표지판, 가로수와 전신주, 공사장 가림막, 난간과 펜스, 지붕과 옹벽 같은 것들이다. 다른 것들과 구별되는 하나의 특별한 대상으로서 시선을 끄는 것이 아니라, 의식하지 않아도 자꾸만 시야에 들어오는 것들이 불현듯 이상한 번쩍임으로 뇌리에 흔적을 남길 때, 작가는 그것을 그렸고, 때로는 반복해서 그렸다. 기억을 오래 곱씹었기 때문이 아니라, 단지 그것이 늘 시선이 닿는 자리에 있었기 때문이다. 이것은 작가를 둘러싼 시각적 세계에 대한 탐구이기도 했지만, 더 중요하게는, 감각을 일시적 기억으로 저장하고 그림의 형태로 출력하는 일종의 장치로서 화가 자신을 탐색하고 조율하는 과정이기도 했다. 

보이는 세계와 보는 주체 사이에서, 회화를 어느 쪽에도 종속되지 않는 자기 생성적 프로세스로 정립하려는 의지는 드문 것이 아니다. 그것은 화가에게 회화를 산출하는 기계가 되도록 요구한다. 때로 그 논리적 귀결로서, 회화는 화가라는 회화 기계의 시연으로 환원되기도 한다. 그러니까 회화가 무엇을 보여주는가 했을 때, 오로지 자신이 어떻게 만들어지는가 하는 회화의 생성 원리만을 보여준다는 것이다. 결국 추상 회화를 움직이는 것은 바로 이러한 지향이며, 이런 관점에서는 아무것도 그려지지 않은 빈 캔버스조차 한 점의 회화로 인식될 수 있다. 하지만 그것은 좋은 회화인가? 이것은 오래된 질문이다. 좋은 회화란 무엇을 의미하는가? 회화는 좋은 회화가 될 필요가 있는가? 많은 사람들이 각자의 방식으로 이 질문에 답했다. 최윤희의 경우, 회화가 시간 속에서 펼쳐지는 어떤 프로세스의 산물인 동시에 하나의 고정된 시각적 구성으로서 자신을 입증할 수 있어야 한다고 생각했던 것 같다. 이것은 대형 회화 작업에 직접적인 제약이 되었다. 작은 그림을 그리는 것과 동일한 방법을 큰 화면에 바로 적용하면 회화적 구성을 통제하기 어렵고, 그렇다고 작은 그림을 단순히 확대해서 그리면 회화적 방법을 포기하게 된다. 

결과적으로 최윤희의 대형 캔버스 회화는 작은 그림에서 보였던 이미지와 방법들 중 무엇인가가 선별되고 조합되는 절충적 형태를 취하곤 했다. 그것은 대체로 어둠 속에 잠겼거나 수풀로 뒤덮인 풍경이었다. 작은 그림들과 비교했을 때 큰 그림에서는 이상할 정도로 식물이 범람했다. 캔버스 위에서 이 식물들은 사람처럼 꼿꼿하게 서 있거나 춤추듯이 건들거리거나 허리를 구부리고 쓰러지기도 하고, 산사태가 난 흙처럼 쏟아지거나 불길처럼 솟구치기도 했다. 야생의 자연이라기보다 도시와 교외의 자연, 인간의 필요에 따라 조성되거나 잘려 나갔지만 이후 방치되어 다시 야생성을 획득한 일종의 길거리 생물로서, 그것들은 자신의 성장을 제한하는 환경에 적응하고 그것을 천천히 침식하면서 독특한 이형성을 획득했다. 인공물과 식물이 인접한 풍경은 언제나 식물이 우세해 보였다. 풀과 나무들이 인간이 사라진 공간을 점거하고, 인간의 눈으로는 감지할 수 없는 그들의 느린 움직임 속에서 시간을 재정의하는 풍경은, 마치 역사 이후의 세계를 그린 역사화처럼 보이기도 했다. 하지만 그것은 결국 작가가 밤길을 걷다가 포착한 순간의 인상일 뿐이기도 했다. 아침이 오면 사람들은 다시 그들의 일과를 시작하고 식물들은 무의미한 배경으로 되돌아갈 것이었다. 

그런데 최근 들어 작가는 화면에서 식물을 걷어내기 시작했다. 계절이 바뀌는 것처럼, 무성한 잎이 떨어지고 그 뒤에 가려져 있던 좀 더 앙상한 것들, 그냥 맨눈으로 본다면 아무것도 없다고 할 만한 풍경이 붓질을 통해 캔버스 위에 정착되었다. 2018년 개인전 <빛을 세는 밤>에서 대상들은 고유한 형태나 색채로서 화면에 담기는 것이 아니라, 단지 빛을 반사하거나 굴절시키는 광학적 기능을 가지고 작가의 몸을 통해 화면에 작용한다. 하지만 그 결과는 사진적인 것보다도 차라리 조각적인 것을 상기시킨다. 단순한 기하학적 형태들이 반복되거나 와해되거나 적층되는 풍경은, 원근법적 드로잉으로 환원될 수 있는 추상적이고 정적인 공간이 아니라 빛과 먼지가 움직이는 몸을 에워싸는 현상학적 공간을 이룬다. 

이런 경향은 이번 전시 <레코딩 패턴>에서 더욱 극대화되었다. 작가는 귀가길에 차창 밖으로 보이는 격자 무늬의 펜스에 주목했다. 밝은 낮에는 주위 풍경에 묻혀서 거의 눈에 띄지 않지만, 밤의 어둠 속에서 펜스는 조각난 빛이 엉기는 반투명의 장막이 된다. 달리는 자동차들, 주변 건물들, 규칙적으로 늘어선 가로등의 빛들이 펜스를 통해 무작위로 부서지고 다시 조합되는 가운데 생성되는 질서와 무질서가 있다. 추상화처럼 보이는 전시작들은 모두 이러한 빛의 일렁임을 회화로 포착하려고 시도한 결과이다. 작가는 순간적으로 시야를 덮치고 지나가는 액상적인 풍경을 작은 종이 보드와 대형 캔버스를 오가며 거듭 기록하는 가운데, 그런 풍경 속에서 반복되는 패턴들을 중간 크기의 캔버스에서 분석해 본다. 이는 마치 연주자가 반복해서 하나의 악곡을 듣고, 처음부터 끝까지 가볍게 연주해 보고, 석연치 않은 부분을 따로 떼어서 연습하고, 전체를 다시 제대로 연주하면서, 자신이 추구하는 소리와 그 소리를 실현시키는 자신의 몸을 만들어 가는 과정과 같다. 그것은 신체적 감각이 순수한 패턴으로 추상화되는 경계선에 있다. 그러나 최윤희는 여전히 그 결과를 감각의 묘사라고 칭한다. 화가는 작곡가가 아니라 어디까지나 연주자여야 한다는 듯이. 신도 인간도 보이지 않는 세계를 끝내 묘사하려는 원동력은 무엇이고, 그것은 어떤 회화를 보여줄 수 있을까? 작가는 여전히 길 위에서, 다급하게 움직이고 있다. 



윤원화 (시각문화연구자)


하단 정보

FAMILY SITE

03015 서울 종로구 홍지문1길 4 (홍지동44) 김달진미술연구소 T +82.2.730.6214 F +82.2.730.9218